Este blog presenta análisis de obras (por ahora) breves de la llamada música clásica.
Este blog es algo así como un gemelo de musicalculebrones.blogspot.com, el que ofrece materiales sobre historia de la música. Mi intención es alternar ambos.
miércoles, 18 de enero de 2017
Este mes no habrá texto nuevo
Este mes no habrá texto nuevo.
jueves, 22 de diciembre de 2016
2º MOVIMIENTO DEL CONCIERTO “LA PRIMAVERA” DE VIVALDI: ANÁLISIS
El movimiento central de los conciertos barrocos es
generalmente más breve que los extremos, algunas veces, pocas, casi
inexistente.[1] No
es este el caso, aquí sí tiene una real existencia.
El programa tiene una única acción, que se desarrolla, sin
cambios, desde el principio hasta el final del movimiento: hay un pastor que
duerme, mientras se escuchan el suave murmullo de la fronda y el ladrido de su
perro. El plácido sueño del pastor está representado por la melodía del violín
solista; el murmullo de la vegetación por un tembloroso y más bien estático
ritmo a cargo del resto de los violines, mientras que las violas (convertidas
en el instrumento más grave) hacen el ladrido del can. Este es, a mi juicio, el
momento más ingenuo, digámoslo así, de la descripción vivaldiana. No sólo por
su absoluta regularidad, que la aleja de lo real, sino, sobre todo, por la
indicación: Si deve suonare sempre molto
forte e strappato. Si bien el ladrido de un perro suena en la realidad
muchísimo más fuerte que el murmurar de la floresta, musicalmente me resulta inadmisible. Algunas versiones respetan la
indicación, otras no. Prefiero estas últimas.
El movimiento es una melodía acompañada en forma binaria. La
primera parte va de la tónica principal (do#
menor) transitoriamente a la dominante también menor; la segunda, se
mantiene en la tonalidad de do# menor,
con una cierta mayor presencia del acorde de subdominante. En definitiva, no
hay ninguna verdadera modulación, pero sí elementos característicos de la forma
binaria (desplazamiento al 5º grado sobre el final de la primera parte y presencia
de la subdominante –en este caso sólo de manera relativa- en la segunda).
Después de un compás introductorio, a cargo de la fronda y
el perro, comienza el reparador descanso del pastor, inmune a la bulla de su
mejor amigo. Las dos partes se inician con la misma afirmación de la tónica
principal. La diferencia está en que en la segunda se han eliminado dos
compases. En lo demás son iguales. Incluso, ambas empiezan con un compás sin
melodía, aunque con distinta armonía.
Lo que sigue, en las dos, es una secuencia armónica. En el
primer caso por medio de un encadenamiento de 5as. que incluye las siete notas
de la escala (con un brevísimo V-i en Mi mayor)
y que finaliza en un do# menor tónica
que se transforma, transitoriamente, en un 4º grado de sol# menor.
La secuencia de la segunda parte ni siquiera hace el intento
de modular, permanece sin dudas en la tonalidad de do# menor.
Después de las secuencias, ambas partes ingresan en momentos
cadenciales. La primera, como se dijo, tonizando la dominante. La segunda,
reafirmando la tonalidad principal con la repetición de los cuatro compases de
la cadencia final.
Los movimientos secuenciales son, en cierto sentido,
melódicamente opuestos. En el primero, los eslabones van descendiendo por
grados conjuntos, mientras que, en el otro, el desplazamiento es ascendente,
también por 2as.
La construcción melódica está fundamentalmente realizada a
partir de dos motivos que aparecen desde el comienzo: un arpegio (casi siempre
triádico, generalmente descendente) y un
sonido largo (a veces precedido por un par de corcheas). Durante las secuencias,
ambos motivos se unen.
En las cadencias, la melodía siempre termina con un
movimiento descendente, mayoritariamente por grados conjuntos. Y, salvo en el
fin de la primera parte, mantiene una gran regularidad en cuanto al número de
compases (se imponen el 2 y el 4).
El movimiento es absolutamente armónico. No hay, en él,
siquiera un atisbo de contrapunto. (Tal vez esta afirmación sea exagerada. La
férrea estratificación textural, proveniente del programa, bien puede
considerarse como una forma de polifonía.) Se trata de una melodía de carácter
lírico construida en un 50% por arpegios y acompañada por acordes. El barroco sí
está presente en las secuencias armónicas.
La habilidad de Vivaldi como violinista puede medirse por
este relato de Von Uffenbach, un noble alemán que decía en 1715: “Hace saltar
sus dedos hasta que entre ellos y el puente hay sólo la distancia de un
cabello. Y lo hace mientras toca pasajes imitativos en las cuatro cuerdas con
increíble velocidad.” Era sin duda un virtuoso excepcional, en una época (que
se mantuvo durante buena parte del siglo XIX) en que los grandes compositores
eran también grandes instrumentistas.
[1]
Hemos dicho, en textos anteriores, que Beethoven resignificó algunos elementos
que en su tiempo estaban estereotipados. ¿Pertenecerá a este grupo el
movimiento central de su sonata “Waldstein”, que él denomina Introduzione?
jueves, 24 de noviembre de 2016
VIVALDI: ANÁLISIS DEL PRIMER MOVIMIENTO DEL CONCIERTO EN MI MAYOR, “LA PRIMAVERA”
Il prete rosso (el
cura rojo), como lo llamaban y siguen
llamando, dejó de desempeñar funciones sacerdotales aparentemente por su
condición asmática, lo cual no le impidió componer y tocar el violín con
muchísimo éxito, además de enseñar, actividades a las que dedicó su vida. Lo de
rosso alude, claro, a que era
pelirrojo.
Nació en 1678 y murió en 1741. Igual que Bach, pertenece al
barroco tardío. Aunque sus músicas son muy distintas, parecería que el alemán lo apreciaba mucho, no sólo por las
transcripciones que realizó de algunas de ellas. A diferencia de Bach tuvo, en
su época, gran prestigio como compositor, pero después de su muerte, ambos
fueron ignorados durante mucho tiempo.
El barroco tardío (más o menos desde 1680) está escrito en
un lenguaje que nos resulta familiar, fundamentalmente porque es ya tonal
funcional. Además, en ese período, los instrumentos se han ganado
definitivamente, después de un largo proceso, el respeto de la música oficial.
Siempre se dice que Vivaldi fue muy prolífico, lo que es
cierto: su catálogo supera las 700 obras. Más de 400 son conciertos. Tiene una
relevante importancia histórica en la evolución de este género. Fue sobre todo
él quien “impuso” que el concierto debe tener tres movimientos (rápido-lento-rápido),
“norma” que ha mantenido su vigencia durante muchos años.
Enlace a video
La partitura está al final, después del texto.Enlace a video
“La primavera” es el primero de la serie “Las cuatro
estaciones”, conciertos programáticos
que, a su vez, inician el ciclo de doce conciertos “Il cimento dell’ armonía e dell’ inventione”.
El programa de este movimiento lo constituyen las primeras
dos estrofas de un soneto (de autor desconocido) referido a esa estación del
año. Una traducción libre del texto
diría: Ha llegado la primavera y los
pájaros la saludan cantando con alegría. Y las fuentes, con el soplo de la
brisa, fluyen murmurando dulcemente. El cielo se cubre con un negro manto.
Truenos y relámpagos anuncian lo que viene. Cuando vuelve la calma, los pájaros
retoman su canto.
La presencia de la tormenta eléctrica, que interrumpe las
muestras del renacer de la naturaleza, así como la alegría que éste produce,
permite o más bien exige, un contraste temático, también en la música.
El primer y el tercer movimiento del concierto barroco (al igual
que el aria del mismo período) están construidos sobre un ritornello orquestal, es decir, sobre un segmento que se repite
varias veces, que lo abre y lo cierra y que desempeña un importante papel
formal.
El concierto de esta época no ha consolidado todavía la
práctica de enfrentar (o complementar) a sólo uno contra el resto, sino que en
el llamado concertó grosso opone el
conjunto (denominado ripieno, concerto
grosso o tutti) a un grupo menor, que recibe el nombre de concertino. “La primavera” tiene un solista, pero conserva elementos del concertó grosso.
El ritornello inicial
ocupa los doce primeros compases y medio. Consta de dos frases de más o menos
tres compases, que se repiten una vez cada una. (Todavía no se han impuesto el
cuatro y el ocho en cuanto al “correcto” número de compases de la frase.) Todos los instrumentos festejan allí la llegada de la primavera. Le sigue el canto
de los pájaros que, interrumpiendo la llegada a la tónica de la melodía (c. 13),
saludan con alegría la esperada estación. Y lo hacen durante quince compases en
los que sólo tocan los violines, que hacen de concertino. A continuación, callan los pájaros y se oye, entonces,
el murmullo de las fuentes, a cargo de todos los instrumentos, después de
escucharse nuevamente, sólo una sola vez, la segunda frase del ritornello. Este vuelve a aparecer (cc.
41 a 43) en la misma forma que la vez anterior. Y comienzan los truenos y los
relámpagos, una tormenta de doce compases en la que el solista en el agudo (más
que representando los relámpagos, haciendo una demostración de virtuosismo), se
enfrenta al resto de la orquesta, que toca al unísono y en el registro grave. Acto
seguido se oye el ritornello (otra vez sólo la segunda frase) y más
adelante vuelven los pájaros. Después de una variación de la primera frase del ritornello (cc. 66 a 69), reaparece el
solista. Y el movimiento finaliza con la segunda frase del ritornello, que se escucha dos veces.
Más de la mitad del movimiento está en Mi mayor, hasta la llegada de la tormenta. Allí parece ir a la dominante,
pero en realidad no lo hace. En el compás 43 aparece el la#, y hay una cadencia auténtica a Si mayor, pero esa sensible desaparece rápidamente, aunque después
se vuelve a escuchar, ahora como parte de una secuencia de tres eslabones que
lleva a do# menor, relativa de la
tonalidad principal, que sí se establece.
Esta tonalidad se mantiene hasta después de finalizada la
tormenta, y por medio de una breve secuencia de dos compases (66 y 67) regresa
a la tonalidad principal de Mi mayor
en la que finaliza el movimiento.
Pero más incluso que la inmovilidad tonal de la mitad del Allegro, creo que hay que destacar la
casi inmovilidad armónica de los primeros más de treinta compases. En el ritornello apenas hay algún movimiento,
pero en el canto de los pájaros de los cc. 13 a 27 no hay ninguno: en todos
ellos se oye únicamente el acorde de tónica con, claro, algunas notas no armónicas
que adquieren entonces considerable importancia. Dos ejemplos:
Creo que la disonancia la
del c. 14 en los 2os. violines ilustra adecuadamente lo dicho inmediatamente
antes. Y el ejemplo del c. 7 (que también se presenta en los cc. 8, 9, 11 y 12),
pese a que forma un acorde de 4º grado en segunda inversión, suena a mi juicio
más a movimiento no armónico dentro de la férrea estructura del arpegio y del
acorde de tónica que dominan el
ritornello y que este desplazamiento pretende sin éxito romper.
La escritura es armónica en el ritornello, en el “dulce murmurar” de las fuentes y en la
contrastante tormenta. Sólo los pájaros cantan contrapuntísticamente, en un
curioso y simple imitarse dentro del acorde de primer grado (en Mi mayor y en do#
menor).
La estructura melódica del ritornello está firmemente asentada en el arpegio de tónica y salvo
unos pocos intervalos, que están prácticamente todos dentro del arpegio de 1er.
grado (y de dominante en la cadencia de la primera frase) la totalidad de los desplazamientos
son por grado conjunto, y el ámbito de los primeros 13 compasas es de una 8ª
(9ª). En las siguientes presentaciones del ritornello,
éste se reduce a una 5ª (6ª).
En el canto de los pájaros (especialmente en el primer
segmento) casi no hay melodía en un sentido tradicional, sino un abrumador
predominio de las notas repetidas del acorde de tónica.
En lo que le sigue, el murmullo del agua, la melodía
regresa. Continúan las repeticiones, ya no de notas solas, sino de intervalos
de 2ª, que ascienden trabajosamente una 8ª (9ª), para descender después
rápidamente y para trasladar inmediatamente las semicorcheas, de los violines a
las cuerdas más graves (y preparar la modulación).
Luego de oírse (por tercera vez) el ritornello llega la contrastante tormenta. Todos los instrumentos
describen los truenos con un rapidísimo unísono (8as.) de fusas, notas
repetidas (otra vez) en el registro grave. Entonces surge el solista,
oponiéndose a ellos en el registro agudo, con unos también velocísimos arpegios
en tresillos de semicorcheas
La tormenta contrasta también con el resto del movimiento
por su carácter modulante. Es casi la
única sección en la que utiliza la secuencia armónica, un típico recurso
barroco para modular, del que este autor generalmente hace abundante uso (y a
veces abuso). (Hay sólo una breve secuencia después de finalizada la rayería
–cc.66 y 67-, que sirve para regresar a la tonalidad principal.)
Rítmicamente, Vivaldi es sumamente impetuoso. Una parte de
ese ímpetu se debe a su preferencia por los ritmos en los que las figuras de
duración más breve se encuentran después de las más largas, antes de la
resolución. Por ejemplo (un ritmo abundante en el ritornello):
En el primer ejemplo hay un impulso hacia adelante, mientras
que en el segundo éste se frena.
En las secciones que siguen (el canto de los pájaros, el
murmurar de las fuentes y la tormenta) predominan las duraciones iguales, que
producen un fluir “normal”, digamos, aunque hay algún caso (por ejemplo, los 2os.
violines en cc. 19 a 21) en el que se cumple la “aceleración” antes señalada.
Además (es uno de los elementos contrastantes de esta
sección), las figuras de la tormenta son más breves.
Lo que más me llama la atención en este movimiento es el uso
del color, de distintos tipos de color, y también de la textura, que compensan
ampliamente, a mi juicio, la inmovilidad armónica y tonal que he indicado.
El ritornello es un tutti homofónico en una tesitura mayoritariamente media, con una
melodía (muy expresiva) en la que predominan los grados conjuntos.
Le sigue el canto de los pájaros, en el que sólo se escuchan
los violines, un concertino en el que
el registro se ha desplazado al agudo y en el que la melodía ha sido sustituida
por sonidos repetidos integrantes del acorde de tónica, “adornados” por
bordaduras. La escritura es ahora contrapuntística: las aves se responden unas
a otras con cantos iguales o similares.
Después de un breve regreso del ritornello se oye murmurar a las fuentes que continúan el tutti homofónico y con una melodía por
grados conjuntos retomado por aquél.
Viene, entonces, el gran contraste: la tormenta. Vuelve a
desaparecer la melodía, y también dejan de escucharse los acordes, reemplazados
por unísonos (8as.) en todos los instrumentos y en el registro grave, hasta que
entra el solista con virtuosísticos arpegios en el agudo. Asimismo, asistimos a
la única modulación del movimiento. La tormenta que interrumpe, en el programa,
el festejo por la llegada de la primavera genera, también, una tormenta
musical.
Pero la interrupción es breve y todo vuelve a la normalidad
primaveral.
La existencia de programa facilita el alejamiento de la
estructura más frecuente en este período, en la que, normalmente, no existe
contraste dentro de un movimiento. Este, en cambio, está constituido por
secciones muy distintas, pero que mantienen una gran unidad tonal (la primera
mitad en la tonalidad principal, luego más de veinte compases en los que modula
y, finalmente, el retorno al Mi mayor
inicial). Y, para crear esas diferenciaciones, el color y la textura desempeñan
un papel muy importante.
Voy a finalizar, como he hecho otras veces, diciendo lo que
pienso y siento, aunque ser tan subjetivo no sea lo que más me guste. A pesar
del desgaste de este concierto, sometido a una gran sobreexposición, siempre
que lo escucho me sorprendo: no deja de fascinarme su vitalidad. En algunas de
sus obras Vivaldi es, para mí, un grande
grande que, además, está anunciando los tiempos que vienen.
lunes, 24 de octubre de 2016
INVENCIÓN A 3 VOCES EN FA MENOR DE BACH
Bach compuso 30 invenciones, la mitad a dos y la otra mitad a tres voces, aunque él sólo denominó así a las primeras, a las que también llamó Preámbulos. Para las otras utilizó los nombres de Fantasías o Sinfonías. Sin embargo, actualmente se conocen todas ellas, en general, como invenciones.
Se trata de pequeñas piezas conocidas por todos los
estudiantes de piano, por lo menos de aquellos que se inician en la llamada
música “clásica”. En la primera edición el autor explicaba: “Método práctico
gracias al cual los aficionados al clavecín y principalmente los que se dedican
a su enseñanza, podrán adquirir el arte de tocar con fineza y precisión, no
solamente a dos sino también a tres voces. Se deberá prestar la mayor atención
para comprender la marcha de las diferentes partes, sin agregar ninguna nota, y
haciéndolas cantar alternativamente con gusto.” No obstante su función
pedagógica (básica) original, que algunos podrían considerar inferior, muchas
de ellas son verdaderas joyas. En mi opinión es sin duda el caso de la que hoy
nos ocupa.
Esta invención tiene importantes puntos de contacto con la fuga. Es monotemática, como la inmensa mayoría de ellas, es decir, que tiene un único sujeto; también presenta contrasujetos, dos, (más adelante hay una brevísima explicación sobre ellos) que acompañan a aquél en todas sus apariciones (salvo en la primera), esa presencia constante no es común en las fugas; la respuesta al sujeto se encuentra al intervalo de 5ª (en muchas de las invenciones la imitación está a distancia de 8ª); etcétera.
La escritura contrapuntística tiende a la continuidad y no a
la seccionalidad, los compositores parecen tener “horror al vacío”: en esta
pieza, una corchea es la mayor distancia entre dos sonidos inmediatos (lo que resulta
habitual, al menos en Bach). El silencio no es, todavía, un recurso expresivo.
Esto ocurre aunque, en el siglo XVIII,
ha madurado el lenguaje armónico, el contrapunto es tonal, ya las obras son
tonal-funcionales y triunfa la división en secciones.
Sin embargo, en varios lugares de la invención (pero no en
todos) las tres voces finalizan juntas la frase, con un movimiento armónica y
melódicamente cadencial, aunque no se cumplen las “normas” rítmicas (no hay
detención después de haber alcanzado la tónica). La unidad periódica en la
estructura de frase es predominantemente de dos compases, que es lo que dura el
sujeto y lo que oímos, por ejemplo, al comienzo de los compases 3 y 5 e incluso
del 7, pero no al iniciarse el 9, aunque la duración de la ausencia del sujeto
es también allí de 2 compases. Y así sigue, con más terminaciones cadenciales
que de las otras. Hay dos períodos de ausencia del sujeto de 3 compases y uno
de 4 (pero éste es una secuencia de 2 + 2). Conviven en la pieza continuidad y
articulación periódica vinculada a la estructura de frase y la armonía, otra característica
de la fuga y, en general, del contrapunto barroco.
En el final de la exposición (comienzo del c. 9) hay una
voluntad de difuminarla. Lo mismo ocurre (la difuminación) en los compases
finales (31), cuando regresa a fa menor,
punto que también podría considerarse de quiebre. En síntesis, parece que Bach
tiene la intención de disimular los momentos formales de quiebre para que la
pieza sea escuchada como una sola unidad.
La segunda presentación del sujeto (cc. 3 y 4), a la
dominante, es lo que llaman respuesta. Los contrapuntos que acompañan al sujeto
(tal como se dijo, aquí lo hacen siempre)
se denominan contrasujetos. Los segmentos entre
una y otra aparición del sujeto son llamados episodios. Formalmente, la
presentación del sujeto en tónica y dominante[1],
al comienzo de la pieza, es denominada exposición. A continuación, en esta
pieza, sujeto y contrasujetos “pasean” por distintas tonalidades y finalmente
regresan a la tónica principal de fa menor.
Los cc. 5 y 6, puente que regresa a fa menor preparando la entrada de la tercera voz, es un canon a la
5ª inferior. Y contribuyen al cromatismo, ya escuchado, característico de la
invención.
Tonalmente, después del i-v-i de la exposición, comienza el
“paseo”. Va a la relativa mayor, a continuación a la dominante de ésta que es,
al mismo tiempo, la relativa mayor de la dominante menor. Seguidamente se
dirige por única vez a esa dominante y después profundiza el viaje por el área
de subdominante con un pasaje por Reb mayor.
Ya cerca del final se oye otra vez la relativa mayor, desde la cual regresa,
para terminar, a la tónica principal. Claro que el carácter cromático, presente
en el sujeto y en ambos contrasujetos, produce un cierto grado de ambigüedad y de
tensión. Coadyuva, asimismo, a la escasez de luz que advertimos en toda la
pieza.
Resumiendo, salvo en la exposición, en donde su presencia
junto a la tónica es convencional, el área de dominante es la que menos se
escucha, lo cual también contribuye a la escasez de luminosidad. Pero la nueva
presencia de la dominante se produce más o menos en la mitad de la pieza. Y, en
lo que sigue, se escucha más el área de la subdominante. Ambos hechos forman
parte de la estructura tonal de las formas binarias.
La primera parte del sujeto nos muestra un trabajoso ascenso
de una 8ª, de tónica a tónica. El esfuerzo ascendente se nota en la melodía y
en el ritmo.
El primer compás está
constituido por dos pequeños gestos, iguales en cuanto a sus intervalos, que
nos indican, en su titubeante subida, que el proceso de ir hacia arriba no está
resultando fácil. Aparece, además, un cromatismo, la primera nota que no
pertenece a la tonalidad principal. En el segundo compás continúa el ascenso.
Ahora, los tres sonidos del gesto melódico suben hasta alcanzar la tónica, pero
lo hacen dejándonos un áspero “sabor” en el oído: el del tritono sib-mi. A continuación viene un descenso
suave, por grados conjuntos, v-i, de carácter cadencial, después de haber quedado la melodía suspendida
en la duración más larga del sujeto (una negra sincopada). Sin embargo, nos
encontramos con otro cromatismo por el uso del 7º grado no sensible, que es el original del
modo menor.
Desde el punto de vista rítmico, el esfuerzo del ascenso
está marcado por el comienzo y el fin de los gestos melódicos en parte débil
del pulso. Esto se “normaliza” en el descenso.
Simultáneamente a la presentación inicial del sujeto suena
el primer contrasujeto. La nota inicial de esa voz no le pertenece, lo que
parece confirmarse en las apariciones siguientes, en las que ese sonido (además
de cambiar) es el final de la melodía anterior.
Aparenta ser un bajo cromático de chacona (o de passacaglia), pero rápidamente nos damos
cuenta de que no lo es, que se trata de un contrasujeto (por lo tanto
reversible) que va a sonar en las tres voces de la pieza. El cromatismo está en los grados 6º y 7º de la escala menor. Todas
esas notas pertenecen a una u otra forma de ese modo. Por supuesto, la pieza
suena cromática desde su inicio, pero Bach se las ingenia para “justificar” en fa menor esos primeros cromatismos
(excepto el la natural, que es una
tonización del 4º grado).
El sujeto se mantiene igual a sí mismo a lo largo de la
invención (salvo los inevitables cambios
inherentes a su presentación en distinto modo), mientras que los contrasujetos
se modifican en su parte final, en los momentos cadenciales.
Resulta muy interesante el uso de las notas no armónicas,
que también contribuyen al carácter tenso de la obra. Por ejemplo, las terceras
corcheas de los gestos iniciales del sujeto, disonantes con el bajo que está
sonando, anticipaciones (el segundo gesto, ¿una apoyatura?) del siguiente
acorde (implícito). O, asimismo, las apoyaturas que encontramos a partir del
compás 3, cuando aparece el segundo contrasujeto. Esa sonoridad áspera se
mantiene. Claro que esto es escritura contrapuntística, que debe oírse sobre
todo horizontalmente, algo difícil para nosotros después de siglos de escuchar
en sentido vertical.
El segundo contrasujeto, además de agitar sustancialmente el
ritmo, contribuye de manera activa a la aspereza general y también al
cromatismo. En este último aspecto se deben señalar, como novedad, los
semitonos alrededor del sol y del do, en los compases 3 y 4,
respectivamente, semitonos que destacan las notas más importantes de la
tonalidad a la que se va (do menor).
Las otras voces, cada cual a su manera, también resaltan el cambio tonal que se
está produciendo.
Desde el punto de vista rítmico este contrasujeto, al igual
que el sujeto, empieza y finaliza sus primeros gestos en parte débil del pulso.
El sujeto lo hace en los pulsos 1 y 3, el contrasujeto en 2 y 4.
Me resulta muy interesante descubrir cómo el cambio de orden
en las voces, la reversibilidad, resulta un factor importantísimo para evitar
la monotonía. Digo esto porque, como se mostrará a continuación, buena parte de
la pieza está construida con la misma música, transportada o no y, sin embargo,
en ningún momento me resulta repetitiva. Si bien en el contrapunto imitativo es
propio reiterar, esta pieza constituye, a mi juicio, un magnífico ejemplo de
cómo es posible usar al máximo este procedimiento sin afectar la expresividad.
Los compases 1-2, 7-8 y 31-34 son básicamente iguales.
Difieren sólo en algunas cadencias, en la ausencia del segundo contrasujeto en
los primeros y, por supuesto, en que hay reversibilidad.
Los cc. 3-4 y 18-19 tienen las mismas notas, pero es
distinto el orden de las partes.
Hay transporte (no en todos) y distintas cadencias (tampoco
en todos) en los cc. 3-4, 7-8, 11-12, 13-14, 18-19, 24-25, 26-27, 31-32 y
33-34. Pero se trata de la misma música. Otra vez, lo más relevante para evitar
lo monótono es la reversibilidad.
Lo mismo ocurre con los episodios, que están construidos
casi exclusivamente con material derivado de gestos del sujeto (sobre todo, de
los del compás 1 y la síncopa del 2). Los compases 20-21 son la transposición
de 9-10. Y los cc. 22-23 constituyen el segundo eslabón de una secuencia que
comienza en los dos anteriores. Además, hay imitación dentro de cada par de
compases. Igual cosa sucede en los cc. 15-17 y 28-30, en los que la imitación
está abrumadoramente presente, respetando, además, los intervalos originales
del motivo. En todos los casos el transporte
de la imitación es a la 5ª inferior, es decir, hacia el área de subdominante.
Mientras la imitación baja, dentro de cada voz el motivo sube (como lo hace al
comienzo de la invención) con un efecto a mi juicio muy dramático.
Inmediatamente antes de llegar a la dominante (cadencia en
cc. 19 y 20) se produce un cierto (muy breve) cambio tímbrico. Se escucha el
segundo contrasujeto en un registro un poco más grave, después del ascenso del
motivo inicial que acabo de considerar muy dramático. A esto agrego el salto de
9ª menor con que comienza el episodio del c. 20. El resultado de todo esto es
un sutil pero muy efectivo aumento de la expresividad.
Se podría afirmar que el uso excesivo de procedimientos
técnicos atenta contra el libre desarrollo de la expresividad, que los primeros
se basan sobre todo en la inteligencia, que son cerebrales, mientras la otra
recurre más a lo emocional. Pero creo que esta afirmación tiene muy relativa
validez si no se acota debidamente. Y aun así, entramos en el terreno de la
subjetividad, en el muy manido “sobre gustos no hay nada escrito”. Agrego: ¿no
hay acaso placer estético en el disfrute de los productos intelectuales? ¿No
permite el dominio de la técnica un mayor grado de expresividad Y también, ¿qué
significa uso excesivo, cuándo lo es?
En vista de lo dicho voy a expresar sólo mi opinión, que
puede o no ser compartida por los lectores. A mi juicio, Bach sí se excede en
el uso de la técnica en sus increíbles “El arte de la fuga” y “La ofrenda
musical”, en las que realiza un
prodigioso alarde de técnica a costa, muchas veces, de la expresividad. En esta
invención llega al límite, tal vez lo sobrepase un poquito, pero consigue un
extraordinario equilibrio entre ambas.
[1] En el texto del mes pasado indiqué que, cuando la tonalidad principal es mayor, el 5º grado menor no pertenece al área de la dominante, sino a la de subdominante. Pero, cuando la tónica principal es menor, sí pertenece.
miércoles, 28 de septiembre de 2016
SONATINA DE LA CANTATA No106 “ACTUS TRAGICUS” DE BACH
Se conservan más de doscientas cantatas de Bach, pero
compuso un número mayor. Muchas se perdieron.
La inmensa mayoría son religiosas, aunque también existen algunas de carácter
secular, en general de asunto mitológico.
De la que hoy analizamos la Sonatina pertenece al primer
grupo y es una obra de juventud, de un Bach apenas veinteañero. Su título es El tiempo de Dios es el mejor.
El texto, sobre todo una compilación de fragmentos bíblicos,
fue confeccionado por el propio Bach. Se estrenó en el funeral de un connotado profesor (aunque
no hay unanimidad al respecto). Están representadas (tanto en las palabras como
en la música) las dos actitudes ante la muerte que pueden encontrarse en el
Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por un lado, el dolor de la pérdida e incluso
el temor; por otro, el regocijo por acceder a la presencia de Dios o, por lo
menos, la esperanza de que así sea.
Está en la tonalidad de Mib
mayor, pero la armadura de clave es la de Sib. “Anomalías” de este tipo ocurren de vez en cuando en obras del
período barroco.
Formalmente no es posible dividirla en secciones. Se trata
de un único movimiento, sin cesuras importantes, con una estructura armónica
convencional. En el c. 10 llega brevemente a la dominante (más adelante se
analizará esto) en lo que podría ser (pero no es) una primera parte. A
continuación hay un énfasis en el área de subdominante, una cierta inestabilidad
tonal y, finalmente, regresa a la
tonalidad principal. No hay propiamente modulaciones, sino algunas tonizaciones
de distinta importancia. Incluyendo las dominantes secundarias, frecuentes en
la “segunda parte”, se puede establecer el siguiente esquema:
I IV v V I ii I IV V I IV I
Esta Sonatina es el preludio a una cantata fúnebre. Se dijo
antes que tanto en el texto como en la música están presentes dos formas
diferentes de enfrentar la muerte. En este comienzo, Bach parece no tomar partido
por ninguna, sino que nos transmite una muy profunda solemnidad ante ella. ¿Y
cómo lo traduce musicalmente? Aunque resulta imposible reducir el genio de Bach
a procedimientos técnicos, puede ser útil referirse a algunos de ellos.
La relación tonal entre tónica y dominante es la más fuerte,
la más utilizada en la música tonal funcional. Posee más luz, más vitalidad que ninguna otra. Bach
limita al máximo su uso aquí. Toniza la dominante en los cc. 9 y 10 sólo por
dos o tres tiempos y durante un lapso aún más breve aparece en los cc. 15 y 16.
Tenemos, en cambio, más presencia de la subdominante que es,
al mismo tiempo, su oponente y su complementaria. La primera tonización que se
encuentra en la “primera parte” es al 4º grado. Y en la “segunda parte”, la
tonización más extensa, rodeada de inestabilidad, es al 2º grado (cc. 11 a 13),
también subdominante,a lo que hay que agregar la que vuelve a producirse en los
últimos compases (otra vez al 4º), espejo vertical de la que oímos al
principio. (Es conveniente señalar que esta última tonización a la subdominante
es una forma convencional de postergar la llegada a destino, al transformar transitoriamente
la tónica –reposo- en dominante –tensión-.)
La manera más interesante de evitar lo que significa la dominante
se encuentra en el final de la “primera parte”, cuando alcanza el 5º grado,
pero menor, que no es dominante (aunque a veces se le llame dominante menor),
sino que pertenece al “reino” de la subdominante. (Esta afirmación es válida
para el desplazamiento desde una tónica principal mayor a un 5º grado menor,
como es el caso de la cantata, y no cuando se produce entre dos tonalidades
menores.)
Tonalmente, entonces, Bach limita al máximo las
manifestaciones más vitales.
En lo que respecta al ritmo, este comienzo de la cantata se
construye sobre una base continua de pausadas corcheas, que mantiene el
mencionado ambiente de solemnidad. Encima de esta base se escucha una melodía
ejecutada por dos flautas dulces (volveré sobre el tema). La vida es un constante
fluir que se interrumpe con la muerte (por lo menos la vida terrenal para los
creyentes). El fluir de la sonatina está, al comienzo de todos los segmentos
melódicos de la primera mitad del movimiento, dificultado por el motivo
principal:
que entrecorta su transcurrir. Después, la melodía corre
normalmente, aunque siempre con una juiciosa regularidad en cuanto a la
duración de los sonidos que la conforman. Y allí, el motivo mencionado es
sustituido por otro elemento, de distinta naturaleza, al que me referiré más
adelante.
Además, la melodía de las flautas dulces se caracteriza por
casi no desplazarse, si se omiten los constantes y fallidos intentos de
liberarse, por medio de amplios intervalos, que realiza a lo largo de toda la
sonatina.
En los tres primeros compases, de introducción, en los que
las violas hacen oír el canto, la melodía sí se desplaza, pero con una mayor
insistencia, a veces de un modo sincopado, en las notas repetidas, lo que
también entorpece el flujo. Esos tres
compases afirman la tonalidad de Mib,
en la armonía y también en lo melódico. El “esqueleto” de su primer compás y
medio es el arpegio de Mib, y el del
resto, el de re disminuido, función
dominante sustituta. A continuación, coincidiendo con la entrada de las
flautas, regresa a la tónica, con un pedal armónico.
He dejado deliberadamente para el final los ingredientes que
me parecen de mayor destaque: el uso del color y el de algunos intervalos,
especialmente el semitono.
La utilización del color ya está presente en la elección de
los instrumentos: violas da gamba y
dos flautas dulces. Hay un marcado contraste entre el timbre de las primeras
(encargadas de la introducción) y el de las flautas (protagonistas del resto).A
la oscura sonoridad de los tres compases iniciales se opone la luminosidad de
los instrumentos de viento desde el compás 4.
Para nuestro oído, el del siglo XXI, esta instrumentación
suena por lo menos antigua, salida de un pasado más bien lejano, aunque
seguramente no sonaba así a principios del XVIII.
A esto hay que agregar el tratamiento que Bach da a las
flautas. Conocida es la dificultad de afinar perfectamente estos instrumentos.
Cuando tocan al unísono –y aquí lo hacen con frecuencia- se produce en general
una pequeña tensión debida a este hecho.
Pero, además, hay pasajes en los que la segunda flauta se calla, lo cual
origina un sutil cambio en la densidad de la melodía.
Hay también algunos momentos en que ambos instrumentos tocan
distintos sonidos, para satisfacer necesidades armónicas.
Pero los pasajes de mayor interés desde el punto de vista
colorístico (y armónico), son aquellos en los que ambas flautas hacen oír las
mismas notas (tocan 2as., casi siempre
menores, pero a veces mayores) aunque no al mismo tiempo. Generan bordaduras
armónicamente disonantes que son el sustituto de los “parates” melódicos a los
que antes aludí. Sigue habiendo tensión, ahora de distinta naturaleza.
Estas 2as. nos introducen de lleno en un color armónico que
ya había sido anunciado. En los cc. 1 y 3 hallamos apoyaturas descendentes de
7ª mayor (la inversión de la 2ª menor). Y en el 4, sobre el pedal de tónica,
otra apoyatura de 7ª mayor, esta vez ascendente. Las disonancias de las flautas
no son, entonces, una completa novedad.
Este juego de semitonos puede ser analizado desde otro
ángulo. El re y el reb (semitono) aparecen insistentemente
en las flautas ya en los cc. 4 y 5. El primero, que es sensible, asciende a la
tónica mib (semitono). El segundo,
que forma parte de la tonización a Lab mayor,
baja a do (semitono). Y de los 20
compases que conforman la sonatina, en 18 se oye una de las dos notas. El siguiente segmento melódico finaliza en un re, precedido por numerosos mib (semitono). Y en ese momento comienzan las mencionadas bordaduras
disonantes a cargo de las dos flautas. A partir del c. 11 y casi hasta el final
encontramos varias veces las bordaduras, en distintas tonalidades, destacando
el movimiento sensible-tónica en fa menor
y Mib mayor, y los descensos 4º
grado-mediante en Lab y Sib mayor. Todos medios tonos.
Hay otro intervalo tenso que debe ser señalado en la
sonatina, el tritono, si bien parecería que la Historia le ha hecho perder parte
de su virulencia. El uso, hasta excesivo, del acorde de 7ª de dominante, lo ha
transformado en una armonía inofensiva. Muy probablemente no sonaba así para
los oyentes del comienzo del siglo XVIII. Incluso del acorde de 7ª disminuida,
pese a su inestabilidad y sus dos tritonos, se ha abusado y, entonces, ha
perdido por lo menos una parte de su agresividad. En mi opinión, el único que
conserva esa fuerza “destructiva”, diabólica, según se decía en la Edad Media,
es el lab-re de la primera flauta en
el compás 4, por estar muy expuesto y ser el primer intento melódico fallido de
independizarse.
El compositor sostenía que era un artesano al servicio de
Dios. En lo primero se quedaba corto, muy corto. En lo otro me viene a la
memoria lo dicho por un ateo –no recuerdo quién era- que afirmaba algo así como
que Dios se había dado cuenta de su existencia al escuchar la música de Bach.
martes, 23 de agosto de 2016
ZARABANDA DE LA SUITE FRANCESA EN RE MENOR DE J. S. BACH
(En el texto del mes anterior hay alguna información que
puede resultar de utilidad.)
Algunos sostienen que
la zarabanda tiene origen hispánico, aunque hay quienes creen que los
musulmanes la introdujeron desde África, y no faltan los que opinan que nació en América.
En lo que sí hay unanimidad es en que al ser considerada “un bailar y cantar
tan lascivo en las palabras y feo en los meneos, que basta para pegar fuego aun
a las personas más honestas” fue prohibida en España en el año 1583. En Guatemala es “baile o diversión de indios y
negros”, mientras que en México significa “azotaina, zurra”, según un viejo diccionario.
Sin duda se transformó, porque las zarabandas de Bach (y en general las del
barroco tardío) no suenan deshonestas ni hacen pensar en entretenimientos
populares ni en castigos corporales, sino en dramas muy serios. Además, durante
esa metamorfosis también se modificó el tempo.
¿Qué recursos emplea Bach para dar a esta zarabanda ese
carácter tan especial, dramático y oscuro? A mi juicio utiliza varios
diferentes y de distinta naturaleza.
Resulta previsible que la pieza esté en menor dado el
carácter poco luminoso de este modo. Pero debe agregarse a esto la importancia
que tiene la subdominante, un área armónica caracterizada por la escasez de
luz, en comparación con la de dominante. En la primera parte toniza la
subdominante (cc. 4 y 5) y finaliza en la dominante. Todo muy normal en una
forma binaria. Por tratarse de una pieza en modo menor esa dominante no es la
tonalidad correspondiente (que debería ser también menor, una relación muy
débil), sino el acorde de 5º grado de la tonalidad principal. Sin embargo, Bach
intensifica levemente la presencia tonal del la, incluyendo como nota no armónica el sol#, su sensible. (Esta nota tendrá otra función en ese lugar.) La
otra referencia a la tonalidad de la dominante es, en el c. 19, el acorde de Mi7, dominante de dominante de re, una “amenaza” no concretada de
llegar a la tonalidad del 5º grado. En el c. 20, el sol pierde su # y reaparece la sensible de re, tonalidad a la que regresa. El juego sol#-sol está inscrito dentro de la lógica del descenso hasta ese
momento cromático del bajo. (Sobre el papel del bajo, y su parentesco con el
llamado bajo de chacona, hablaré más adelante.)
La primera parte (constituida por una única frase de ocho
compases) se mantiene en i, con una
pequeña tonización a iv. La segunda parte (que tiene dos
frases de ocho) prolonga la dominante y
va luego a iv, tonalidad con que
termina su primera frase (es la única modulación). A continuación, aunque sin
mucho entusiasmo, toniza III, realiza el mencionado amague de ir
a v, y finaliza normalmente en i.
En toda la zarabanda son frecuentes las triadas en segunda
inversión y los acordes de 7ª en tercera. Estas posiciones son mucho menos
definidas, menos luminosas, más débiles en su función armónica. (Incluso muchas
veces, los acordes de tres sonidos en segunda inversión no son considerados
acordes, sino preparaciones para otra armonía, con un par de notas no
armónicas.) Uno de los casos más destacados en la pieza son los acordes de 7ª
en 3ª inversión en los compases 2 y 4 (cc. secuenciales), los primeros puntos
de descanso melódico. La sonoridad de estas inversiones “extremas” contribuye
de manera importante al ambiente de la pieza.
El ritmo armónico también desempeña su papel. Salvo en dos
de las cadencias (y poco más) en que se hace más rápido, encontramos un solo
acorde por compás, con un tempo lento.
Coadyuva, asimismo, la “monotonía” del ritmo regular de tres negras,
frecuentemente con las mismas notas, que hallamos en la armonía.
Un capítulo especial lo constituyen las notas no armónicas,
que tienen un papel preponderante en la sonoridad de la zarabanda, en algunos
casos por su aspereza, pero también por su ambigüedad armónico-melódica. Veamos
algunos ejemplos:
Compás 1:
El primer pulso representa el establecimiento de la tónica principal de re menor. El segundo parece indicar un
4º grado en 2ª inversión, pero la 2ª corchea del pulso nos hace cambiar de
idea. Al regresar la melodía al la (y
por lo que ocurre en el 3er. pulso), el sol y al sib se convierten en
bordaduras. En ese último pulso del compás encontramos la áspera disonancia de
la 7ª mayor (sonoridad que va a ser motívica a lo largo de la pieza), en una
apoyatura que resuelve en tónica. El do#,
además, está rodeado por dos sib, lo
que hace que se destaque la 2ª aumentada que se forma entre ambas. Y está,
asimismo, la tensión provocada por el tritono do#-sol. En definitiva, todo el compás es una única armonía de 1er. grado,
“bombardeada” por expresivas notas no armónicas. (Volveré sobre algunos
aspectos de este tema.)
El c. 7 se inicia con una tónica en 2ª inversión. El 2º pulso es presumiblemente un iv y el 3º, el más interesante, comienza con una 6ª napolitana en
2ª inversión y finaliza con una 7ª dism. de sensible en 3ª inversión. El mib podría ser considerado una “audaz” apoyatura
del acorde siguiente.
Se llega entonces al c. 8, con el que termina la primera
parte. Es de los poquísimos lugares en los que Bach abandona la escritura a
cuatro voces y agrega otra voz. Mientras la sensible (que estaba en la superior)
resuelve normalmente en la tónica en lo que sería una 2ª soprano, encontramos
dos corcheas en el extremo agudo. La primera de ellas da lugar nuevamente a la
áspera disonancia de 7ª mayor que se oyó en el primer compás, transportada una
5ª arriba. La segunda nos hace escuchar lo que podría ser un acorde de 1er.
grado en 2ª inversión (sin 3ª), pero que suena más como uno de dominante (que
es lo que es el siguiente) con notas no armónicas.
Compás 9:
En los dos primeros pulsos se prolonga la armonía de
dominante. Y, ahora en el bajo, se
retoma, en la misma tonalidad del comienzo, la melodía de la primera parte Todo lo
dicho sobre ella sigue vigente. Pero armónicamente hay alguna variación:
el sib parece más claramente una
bordadura, aunque en el inicio del segundo pulso se forma con esa nota un
acorde de 7ª de sensible en 3ª inversión. El do# del 3er. pulso mantiene su identidad de apoyatura y su
naturaleza áspera.
Último compás:
Último compás:
¿Qué ocurre en el último compás? ¿Se trata, en la primera
corchea del pulso inicial, de un acorde de 7ª de sensible con una anticipación
de la tónica en el bajo? ¿O, mejor que eso, de una armonía de tónica con una
¡cuádruple! apoyatura, que se resuelve en dos tiempos?
Relacionado con lo anterior se debe mencionar el uso que
hace Bach de los intervalos. Se oyen numerosos semitonos. Estos producen siempre
una sonoridad singular, digamos, aunque no todos tienen igual “singularidad”. No es lo mismo un semitono ascendente,
que frecuentemente es –como el último pulso del primer compás- o nos recuerda
el desplazamiento sensible-tónica, de sonoridad muy definida, no es lo mismo,
decía, que otros medios tonos, como el que inicia la zarabanda. Este pretende romper la sólida estructura
tónica-dominante yendo al sib, pero “fracasa”
en su intento, y tiene que regresar al 5º grado de un modo que, sin duda, suena
muy expresivo. (Lo que sigue, el último pulso del compás, reafirma el dominio
del re, aunque inmediatamente, en el
segundo compás, tónica y dominante son “derrotadas”.) Este semitono 5º-6º en el
modo menor lo encontramos con el mismo cometido en otras magníficas obras: por
ejemplo, en el comienzo del sujeto de la
fuga No. 8 del primer volumen de El clave
bien temperado de Bach y también en el inicio de O magnum mysterium de Victoria.
Comienzo de la fuga No. 8:
Comienzo de O magnum mysterium:
Y otra vez conviene fijarse en el final de la zarabanda. En
la melodía de los dos últimos compases hay tres semitonos diferentes (si se
quiere, cuatro, si consideramos el sib-la,
tan importante en la zarabanda, que aunque no son sonidos inmediatos, se
escucha mucho), lo que les da un especial protagonismo.
Otros intervalos (disminuidos y aumentados) tienen,
asimismo, un importante papel en la determinación de la sonoridad general de la
pieza.
También el bajo participa en la creación del particular
ambiente de la zarabanda, sobre todo en la primera y en la tercera frase, pero
también en la segunda. En todas es posible relacionarlo con el bajo de chacona
(o de passacaglia) como, por ejemplo,
con el bastante famoso (y muy dramático) de la despedida de Dido en la ópera Dido y Eneas de Purcell.
El esquema del bajo de la primera frase de la zarabanda podría
ser: re, do#, do, sib, la. El de la
segunda, menos nítido: la, sol, fa#, fa,
mib, re, (sol). Y el de la tercera:
sib, la, sol#, sol, fa, mi, re. ¿Diatónicos?, no; ¿cromáticos?, no
totalmente.
La primera parte –como se dijo- es una única frase de ocho
compases. La segunda, retoma la misma melodía, desplazándola de la voz superior
al bajo. En el c. 14 (la melodía) regresa a la soprano. Ha sufrido algunas
modificaciones (y bastantes desde el punto de vista armónico), ocasionadas por
el cambio de tonalidad, lo que se confirma en la cadencia.
En la última frase de la segunda parte encontramos la misma
melodía, en la voz superior, transportada una 5ª arriba y otra vez modificada
por razones tonales. La melodía inicial desaparece en la cadencia (un poco
antes). En el último compás volvemos a encontrar la áspera apoyatura de 7ª
mayor que se había escuchado en el primero (y no sólo allí).
En las postrimerías del período barroco, como se dijo en el
texto del mes anterior, es frecuente la existencia de un único esquema rítmico
básico en cada pieza. También es habitual la presencia del batir constante de
una misma duración. Es el caso de esta
zarabanda, en la que se oyen corcheas de manera continua, aunque con distintas
funciones. La mayoría está, como melodía, en la voz superior, pero cuando ésta pasa
al bajo, claro, esa figura se traslada también a él. Además, se encuentran,
generalmente en esa voz, los puentes entre segmentos melódicos, en los momentos
en que la melodía se detiene. De ese
modo, la corchea constituye el fondo (y
el frente) rítmico de la pieza. Puede resultar
interesante señalar que el puente entre segunda y tercera frase (c. 16) tiene
el mismo diseño melódico de los cc. 1, 9 y 17.
En resumen, ritmo,
melodía, armonía, bajo, ritmo armónico, notas no armónicas…, cada cual a su
manera, aportando tensión, aspereza, ausencia de vitalidad, de movimiento o
indefinición…, colaboran para darle a la zarabanda ese ambiente sombrío. Es
necesaria la 3ª picarda del acorde final
para que un rayo de luz atraviese la penumbra en la que Bach nos ha sumido. Es,
a mi juicio, una pieza grandiosa.
domingo, 24 de julio de 2016
BACH: SUITES FRANCESAS, CORRENTE EN DO MENOR
Vuelvo a Bach, ahora con sus Suites Francesas (nombre que no es auténtico ni responde al estilo
de ese país –tampoco en las llamadas Suites
Inglesas-).
La suite barroca recibe
distintos nombres según los lugares: ordre,
lesson, partita… Pero suite parece
la denominación más adecuada. Esta palabra significa ‘sucesión’ en francés y
eso es lo que es la suite: una
sucesión de danzas estilizadas, ya no bailables, todas en la misma tonalidad. Sin
embargo, va incorporando piezas que no
provienen de la danza. Algunas de ellas para dar inicio a la obra (preludio,
sinfonía, preámbulo, obertura…), pero otras no (fantasía, rondó, capricho, aria, burlesca, toccata, etc.). Hubo,
finalmente, cuatro danzas “obligatorias”, que se presentan en este orden: alemanda, corrente (ocourante),
zarabanda y giga. Las suites con mayor número de piezas son,
en general, las de los compositores franceses, que pueden incluir hasta más de
veinte.
Hoy veremos una corrente.
Utilizo ese nombre y no el de origen francés, porque no son iguales en cuanto
al tempo: la italiana es más rápida. Tanto corrente como courante significan corriente, que corre, que transcurre, pero en el
término (musical) italiano ese transcurrir es más de prisa, en otra corriente acepción de correr.
(Hay divisiones menores que no están indicadas.)
Casi sin excepción las piezas que integran este género
tienen forma binaria. La que hoy nos ocupa es lo que llaman binaria balanceada,
las dos partes terminan igual, pero en distinta tonalidad.El plan tonal de la
primera parte es i – III – v, pero
su último acorde no es sol menor,
sino Sol mayor, dominante de do, para regresar a la tonalidad
principal(un procedimiento muy común). La segunda parte vuelve entonces a i y después transita por ivpara finalizar, como es normal,otra
vez en i.Están presentes, y en forma
equilibrada, las tres áreas armónicas.
Como se ve en el gráfico precedente, la división en compases
es absolutamente regular en la primera parte, regularidad que se rompe en la
segunda, en la que hay cierta expansión.
En las postrimerías del barroco es común que se establezca
un esquema rítmico básico y que éste se mantenga a lo largo de la pieza. Es muy
infrecuente la existencia de material constrastante dentro de un movimiento.
Casi siempre se presenta un solo estado de ánimo, un único sentimiento. Habrá
que esperar al período clásico para encontrar a los compositores haciendo uso
de un enfrentamiento dramático de caracteres: el ejemplo más emblemático de
esto es la forma sonata.
En esta corrente
encontramos un continuo movimiento de corcheas. En la primera parte, ubicadas
casi totalmente en la mano derecha. En la segunda, hay momentos en que ambas
manos se alternan, en uno de los recursos de expansión que aquí emplea Bach. (Otro
son las síncopas: corcheas en mano izquierda y negras con ligaduras en la
derecha.)
La dirección de la melodía es tendencialmente descendente,
salvo en los primeros cuatro compases de cada parte (cuya función armónica
parece ser la de afirmar la tonalidad principal). En los cc. 9 a comienzos
del 14, el movimiento general sube, pero baja la dirección melódica de cada uno
de los compases. Y en el final (c. 46 y ss.) la mano izq. sube, mientras
desciende la derecha.
La secuencia es un recurso muy habitual durante este
período. Está presente en casi todas las obras barrocas. Permite, por un lado,
generar movimiento –melódico, rítmico, armónico- al interior del “motor”
rítmico superficial y, por otro, desarrollar diseños melódicos motívicos, como
de verá. Pero en esta corrente Bach lo utiliza mucho más de lo
acostumbrado. Salvo en los primeros cuatro compases de cada una de las dos
partes y en la mayoría de las cadencias, el resto de la pieza está casi
totalmente constituido por secuencias, tal como se muestra a continuación.
El número de eslabones de cada secuencia es variable. Entre los mencionados compases 9 y 14 hay una
extremadamente larga: cinco eslabones. Y, sin embargo, no suena excesiva. En
general, una secuencia de más de tres eslabones resulta aburrida (por
previsible), pero ésta, no. ¿Por qué? Me animo a aventurar que una razón es que
asciende (por grados conjuntos) en busca de la tónica (en ese momento Mib mayor), y que no nos deja satisfechos
hasta lograrlo. Y otro motivo sería que, internamente, cada eslabón está
constituido por dos acordes con una relación de 5ª (uno es de 5ª dism.), lo
cual genera interés en cada uno de ellos, como si estuviéramos oyendo cosas
diferentes y no lo mismo transportado.
También varía el tamaño de cada eslabón. Se produce una
alternación bastante regular de eslabones de uno y dos compases.
Hay, también, otros elementos a señalar: en los cc. 29 y ss.
se halla una secuencia incompleta, de sólo 1 ½ compases, y en los cc. 23-24,
53-54, 48-51 y 53-54, el procedimiento se limita a la mano derecha (mientras la
izquierda, en algunos de esos casos, se modifica para cumplir requerimientos cadenciales).
En los cc. 38 y ss. se hallan secuencias dentro de secuencias:
cada eslabón de dos compases está formado por dos eslabones de un compás (en
otro ejemplo de la expansión de la segunda parte).
Estos están generalmente transportados a la 2ª y a la 5ª
(los dos intervalos que establecen una relación más sólida, melódicamente el
primero y armónicamente el otro), aunque encontramos también intervalos de 3ª.
La pieza es altamente motívica.
Comienza con una anacrusa de tres corcheas que resuelven en
la nota inicial del primer compás completo. Esa anacrusa se repite, invertida,
en los cc. 8 y 9.
Ese motivo anacrúsico, con
otros sonidos y diferente diseño (siempre las tres corcheas por grados
conjuntos), lo encontramos varias veces en la primera parte y una en la
segunda.
La primera frase finaliza (c. 4) con un arpegio triádico
quebrado (en posición fundamental) que encontramos otra vez (transportado) en
los cc. 6 y 8.
La triada en posición fundamental forma parte del motivo más
utilizado por Bach en la pieza, que consta justamente de una triada y después
de un intervalo variable (6ª, 4ª, 3ª), ambos descendentes.
También en la mano izquierda de los primeros compases de las dos partes encontramos el arpegio
triádico (de tónica y de dominante). Se puede afirmar que la tríada es,
entonces, un elemento fundamental en la construcción de la pieza.
Este motivo aparece
numerosas veces en las dos partes, lo mismo que una también descendente
escala que podría, asimismo, ser considerada motívica.
También hay un motivo en negras y en la mano izquierda:
Lo encontramos nuevamente en los cc. 7 y 9 a 13. Sin embargo
(y lo mismo ocurre con el que podríamos llamar motivo principal, el de las
cinco corcheas), su resolución rítmica parece estar en la siguiente o
siguientes notas, según los casos. Además, si consideramos las secuencias (en
cc. 9 a 14), el motivo se rompe. No obstante, se escucha.
El análisis anterior de los elementos motívicos es muy
superficial. En toda la pieza encontramos un uso variado
de ellos: permutaciones, distintas variantes de los patrones o contornos
melódicos, elaboración contrapuntística en la segunda parte.
Ese carácter (motívico) de la melodía, así como las
secuencias, elementos aglutinadores, contribuyen de manera efectiva a la unidad
de la pieza, que es particularmente “compacta”.Y, a la vez, permiten evidenciar
procesos de variación y desarrollo.
Siempre me admiró el virtuosismo técnico (y no sólo técnico)
de Bach, también en la estructura de esta corrente:
construir la pieza a partir de un recurso musicalmente tan “discutible” como la
secuencia y lograr que suene así.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)